.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra Política de Cookies Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
Mérola Producciones es una página Uruguaya dedicada de lleno a pensar y compartir la música. Aquí encontrarán un espacio de reflexión y creatividad, en el cual podrán disfrutar de informarse mientras escuchan temas grandiosos especialmente seleccionados y renovados cada semana. Todo el contenido compartido en el blog, youtube y facebook, es contenido que se encuentra público para descarga en la web. Muchas gracias por su preferencia y sobre todo, gracias por el interés en la música.

Menú

Facebook Oficial

sábado, 27 de junio de 2015

Miles Davis

Miles Davis





NACIDO EN: 26 DE MAYO 1926
MURIÓ EL: 28 DE SEPTIEMBRE 1991

¿Que es lo cool ? En su esencia, cool tiene que ver con lo que está pasando al lado . En la cultura popular, lo que está pasando al lado es un caleidoscopio que abarca el pasado, presente y futuro: lo que está a punto de suceder puede ser cool , y lo que sucedió en el pasado lejano también puede ser cool . Esta cualidad atemporal, cuando se aplica a la música, permite el debate minimalista - con pocas excepciones, lo que ha sido cool siempre será cool .
Durante casi seis décadas, Miles Davis ha plasmado todo lo que es cool - en su música (y muy especialmente el jazz), en su arte, la moda, el romance, y en su internacional, si no intergaláctica, presencia que se cierne hoy más fuerte que nunca. 2006 - El año en el que Miles Davis fue incluido en el Rock and Roll Hall de la Fama el 13 de marzo - es un año histórico, en conmemoración del 80 aniversario de su nacimiento el 26 de mayo de 1926, y el 15 aniversario de su muerte el 28 de septiembre , 1991. Entre estos dos marcadores es más de medio siglo de la brillantez - a menudo exasperante, brutalmente honesto consigo mismo y con los demás, sin concesiones de una manera que trasciende la mera intuición.
Al llevar a cabo lo que siempre pareció una misión, Miles Dewey Davis III - músico, compositor, arreglista, productor y líder de la banda - siempre estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, otro aspecto que define cool . Nacido en Alton, Illinois, y se crió en East St. Louis, donde su padre fue un dentista, Miles se le dio su primera trompeta a los 13 años un niño prodigio, su dominio del instrumento se aceleró cuando llegó bajo el hechizo de los "jazzmen" mayores Clark Terry, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Billy Eckstine, y otros que pasaron por. Él aceptó la admisión a la Escuela Juilliard en 1944, pero fue un ardid para llegar a Nueva York y conectar con Bird y Diz. Miles tenía 18.  Cool .
Dentro de un año, que logró su objetivo. Se puede escuchar en sesiones dirigidas por Parker que se publicaron sobre el Savoy en 1945 (con Max Roach), '46 (con Bud Powell), '47 (con Duke Jordan y JJ Johnson) y '48 (con John Lewis). En 1947, el Miles Davis All-Stars (con Bird, Roach, Lewis y Nelson Boyd) debutó en Saboya. Sus años en la calle 52 durante la última mitad de la década de 1940 lo llevaron a la órbita bop de músicos cuyas leyendas que compartiría antes de cumplir 25 años.
A comienzos de la década en 1950, Miles condujo a sus primeros grupos pequeños, una asociación con Gerry Mulligan y arreglista Gil Evans marcó el comienzo de El Birth of the Cool (Capitol), un movimiento que desafió el dominio de bebop y hard-bop. 'Fechas de registro posteriores como líder en los principios de los años 50 Millas (en Blue Note, entonces Prestige) ayudaron a introducir Sonny Rollins, Jackie McLean, Horace Silver, y Percy Heath, entre muchos otros, el establecimiento de papel de Miles como el explorador de primera en talentos de jazz para el resto de su carrera.
Un conjunto histórico en el Festival de Jazz de Newport en 1955 dio lugar a la firma de George Avakian Miles de Columbia Records, y llevó a la formación de su llamado "primer gran quinteto", con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones (el 'Round About Midnight sesiones). Los 30 años de Miles en Colombia fue uno de los fichajes más larga exclusivos de la historia del jazz, y uno que se extendió por al menos media docena de generaciones distintas de los cambios en la música - casi todos los cuales fueron previstos o llevaron por Miles o su ex acompañantes.





Kind Of Blue , indiscutiblemente el álbum mas cool de jazz jamás registrado, se hizo en 1959 con la segunda edición de Miles “first great quintet”- principalmente Coltrane, Chambers, Cannonball Adderley, Bill Evans, y Jimmy Cobb - que se quedaron juntos hasta 1961.
Después de varios grupos intermedios (que ofrecieron tales gigantes como Hank Mobley, Wynton Kelly, Victor Feldman, y George Coleman), Miles "segundo gran quinteto" lentamente fusionado durante 1963-1964, en la alineación de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams (quien tenía 17 años cuando se unió a Miles). Grabaron con el productor Teo Macero y recorrieron todo el mundo juntos hasta 1968, logrando el éxito artístico y comercial que no tiene precedentes en el jazz moderno.
1968 fue un año catastrófico del cambio radical de Miles y para los Estados Unidos, un año de agitación - la escalada de la guerra en el sudeste asiático, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, y el surgimiento del movimiento Poder Negro fueron algunos de los factores que empujó la música de Miles hacia una eléctrica (amplificada) de pulso más insistente. Al mismo tiempo, Miles cavó el triple golpe que escuchó en la música de James Brown, Jimi Hendrix y Sly Stone. Lo que comenzó en 1968 con el quinteto de Miles adoptar silencio piano eléctrico y guitarra, estalló en una sonora banda de rock a gran escala contra avance doble-LP de 1969 Bitches Brew (que lo llevó en la portada de Rolling Stone , el primer músico de jazz que aparezca en de primera página de la revista. Muy cool .)
En el núcleo de Bitches Brew , cuyas sesiones se llevó a cabo la semana después del festival de Woodstock en agosto de 1969, se produjo el pequeño grupo final conocido como el "tercer gran quinteto" - Shorter, Chick Corea, Dave Holland, y Jack DeJohnette - aumentada por John McLaughlin, Larry Young, Joe Zawinul, Bennie Maupin, Steve Grossman, Billy Cobham, Lenny White, Don Alias, Airto Moreira, Harvey Brooks, y ex miembros quinteto Hancock y Carter.
Seis meses después, en febrero de 1970, Miles comenzó las Jack Johnson sesiones, arrastrando muchos de esos mismos músicos en los próximos dos meses, más Sonny Sharrock, Steve Grossman, Michael Henderson, Keith Jarrett y otros. En términos muy claros, el movimiento de fusión jazz-rock se había lanzado a toda velocidad, y el espíritu de Miles permeado las tres bandas dominantes que sacudieron las etapas (como lo hizo) del Fillmore Oriente y Occidente ( y otras cosas ) a través de los ' 70 y más allá - Weather Report, Return to Forever, y la Orquesta Mahavishnu.
Su estilo de vida y de alta energía de incursiones en el funk y R & B de alguna manera encajaban con un período de deterioro de la salud en los años 70, hasta que Miles finalmente pasó a la clandestinidad en 1975, después de tocar (lo que resultó ser) su último concierto en York de Nueva Central Park Music Festival ese verano. Una serie de LPs vivos (nacionales e importados de Japón) y otros comunicados de archivo de los años 50 y 60 se pusieron a disposición en los próximos cinco años para llenar el vacío.
En los años 80, la reputación de Miles como cazatalentos extraordinario fue incuestionable. Él emergió más fuerte que nunca en 1981 en The Man With the Horn con una formación de primer nivel de los jóvenes músicos - Mike Stern, Marcus Miller, Bill Evans (sin parentesco), Al Foster, y Mino Cinelu (todos los cuales pasaron al éxito). Fue el primer LP de Miles para bordear el Billboard de lista de álbumes Top 50 desde Bitches Brew , y la banda fue grabada en vivo para el seguimiento de doble LP, de 1982 We Want Miles . Ellos se mantuvieron estables (instigada por John Scofield) en 1983 en Star People . La alineación luego se transformó en la de 1984 Decoy , como Miller fue reemplazado por Daryll 'Munch' Jones, Robert Irving III fue introducido en los sintetizadores y programación, y Branford Marsalis compartió partes de saxofón con Evans.
Último álbum de Miles para Columbia Records fue lanzado en 1985, el crípticamente tituló está bajo arresto . Se (re) -introduced Miles sobrino Vince Wilburn en la alineación (tocó brevemente en The Man With the Horn), como Bob Berg hizo cargo de la silla grande de Evans y Marsalis. El álbum debutó dos baladas que serían básicos de actuaciones de Miles para el resto de su carrera, de Michael Jackson "Human Nature" y Cyndi Lauper del "Time After Time".
Al año siguiente, Miles comenzó a grabar para Warner Bros., un período prolífico que dio un nuevo álbum cada año (la primera de cuatro co-producido con Marcus Miller): Tutu (1986), música de Siesta (1987, una colaboración con banda sonora de la película Miller), vivo en todo el mundo (1988), Amandla (1989), Dingo (1990, una colaboración orquestal con Michel Legrand), y su último álbum de estudio. el hip-hop informó Doo-Bop (1991), cuyo título melodía dio un Millas Rap póstuma / R & B hit single en 1992.
"Miles Dewey Davis III - trompetista, visionario, y modernista eterna - era una fuerza de la naturaleza", escribió Ashley Kahn (autor de Kind Of Blue: la realización de la obra maestra de Miles Davis , Da Capo, 2000) en el Rock and Roll Hall de la Fama revista cena con motivo de la inducción de Miles. "Con un oído que ignoró las categorías de estilo, fue en busca de nuevos mundos musicales, y las generaciones siguieron sus pasos. Mientras que la fiebre creativa y experimental cargo que vienen a la mayoría de los músicos en la juventud con el tiempo se agoten, Davis mantuvo una ventaja de exploración para la mayoría de sus 65 años. Tenía que ser cool, o olvidarlo ".




En 1996, cinco años después de su muerte, Columbia / Legacy emitió la primera caja de discos múltiples de lujo situado en la Davis Serie Miles, el 6-CD Miles Davis y Gil Evans: El Columbia Studio Recordings completa , (colaboraciones de 1957-'68 ). Se pasó a ganar tres premios Grammy - Mejor Álbum Histórico, Mejores Notas Álbum y Mejor Paquete de grabación (en caja) - el segundo de sólo tres veces en la historia de los Grammy que se logró jamás.
Miles Davis Serie de Legacy se inauguró extraoficialmente en 1997 con cinco Digipaks doble CD en vivo, incluyendo Black Beauty: Miles Davis en Fillmore West (abril de 1970, cuando Steve Grossman reemplazado Wayne Shorter) y Miles Davis en Fillmore (en la sede de Nueva York, junio 1970, con Keith Jarrett en la nueva formación), junto con In Concert: Live At Philharmonic Hall (Nueva York, septiembre de 1972); Oscura Mago: Live At Carnegie Hall (Nueva York, marzo de 1974); y Live-Evil (Nueva York, febrero y junio de 1970; y en Washington, DC, Diciembre 1970).
1998 trajo los próximos dos sistemas de la caja: el ganador del Grammy de 6 CD de Miles Davis Quintet 1965-'68: The Complete Columbia Studio Recordings ; y el ganador del Premio Grammy 4-CD completos Bitches Brew Sesiones (de 1969-'70). El cuarto sistema de la caja se publicó en 2000, el 6-CD Miles Davis y John Coltrane: The Complete Columbia Recordings 1955-1961 , que ganó dos premios Grammy, por Mejor en caja del paquete de grabación y Mejor Álbum Notas.
En 2001, una década después de su muerte - y en honor a su 75 cumpleaños  - Legacy formalmente (re) lanzó The Davis Serie Miles, con la película de los álbumes originales banda sonora de Columbia Pictures ' Descubriendo a Forrester (protagonizada por Sean Connery y dirigida por Gus Van Sant), que consiste casi enteramente de la música de Miles Davis. Cinco nuevos títulos remasterizados digitalmente siguieron: 'Round About Midnight (con cuatro bonus tracks de las sesiones 1955-1956 originales, no escuchado en el original 1957 LP); Hitos (con los tres alternativo conocido lleva desde las 1.958 sesiones LP); Miles Davis En Newport (el rendimiento de larga duración desde el festival de jazz de 1958); Jazz At The Plaza (también de 1958, inédito hasta 1973, pero fuera de impresión durante casi dos décadas); y Miles Davis y John Coltrane: The Best Of The Complete Columbia Recordings 1955-1961 , un solo CD de canciones del box set.
Más tarde, en 2001 llegó The Essential Miles Davis , el doble CD de la colección 23-pista obtenida de las discografías de las seis empresas para quienes Miles hizo sus grabaciones más importantes (Savoy, Capitol, Prestige, Blue Note, Columbia y Warner Bros. ). Los archivos Columbia luego rindieron un vivo tesoro concierto largo considerado como un importante "eslabón perdido" en la iconografía de Miles Davis, con el lanzamiento de la doble-CD Es sobre ese tiempo: Miles Davis Live At Fillmore East (7 de marzo de 1970) . Fue seguido - en el fatídico día en las tiendas el 11 de septiembre de 2001 - por la caja de tres CD fijó The Complete In A Silent Camino Sesiones , cubriendo esas fechas 1967-'69. En 2002, los tres álbumes que salieron de esas sesiones fueron restaurados, el clásico de una manera silenciosa , y ediciones de ampliar Filles De Kilimanjaro y bebés del agua .
La Davis Serie Miles regresó en 2003, con la caja de 5 CD fijó The Complete Jack Johnson Sesiones , la crónica de esos febrero-junio 1970 las fechas de estudio que introdujeron John McLaughlin. (El álbum resultante, de 1971 Un tributo a Jack Johnson , fue reeditado en enero de 2005, junto con el documental de Ken Burns PBS, la negritud Imperdonable : El ascenso y caída de Jack Johnson .) Mientras tanto, Agosto 2004 trajo el sexto sistema de la caja, la 7-CD Siete Pasos: The Complete Columbia Recordings Of Miles Davis 1963-1964 , el volumen más grande jamás producido en la serie.



En 2005, Legacy conmemoró el quincuagésimo aniversario de la firma original de Miles de Columbia en 1955, comenzando con el tiempo (febrero) lanzamiento de My Funny Valentine , por primera vez en CD en los EE.UU. (grabado 02 1964 en Philharmonic Hall de Lincoln Center en Nueva York). Una semana más tarde llegó la configuración "DualDisc" de Kind Of Blue , con la cara de CD que contiene el álbum original más su toma alternativa única existente ("Flamenco Sketches"), y el lado de DVD que contiene un mini-documental de 25 minutos, Made In Heaven .
Al igual que con su predecesor, el Siete pasos box set 'estalló' varios títulos como ediciones recién expandidas marzo 2005: Siete Pasos al Cielo , Miles Davis En Europa , cuatro y más (el seguimiento de My Funny Valentine ) y Millas En Tokio y Miles En Berlín (ambos emitió por primera vez en los EE.UU.). Puede traído 'Round About Midnight: Legacy Edition , la versión de lujo de 2 CD de Miles primer larga duración Columbia LP, más bonus tracks en disco uno; con dos discos que comprende el desempeño Newport Jazz Festival de "'Round Midnight" (con Thelonious Monk) a partir de 1955, además de la anteriormente no emitido 1956 Pasadena concierto.
2005 concluyó con el lanzamiento de septiembre del sistema de la caja de 6 CD, The Cellar Door Sessions 1970 , seis conjuntos completos de rendimiento en el Washington, DC discoteca en diciembre de 1970, por la alineación que protagonizó Miles, Keith Jarrett, Gary Bartz, Michael Henderson, Jack DeJohnette, Airto Moreira, y (en la noche final) el guitarrista John McLaughlin.
En total, desde 1997, la Serie Davis Miles ha reeditado digitalmente remasterizado y versiones (muchos de ellos ediciones ampliadas) restaurada de:  'Round About Midnight (1957), Miles Ahead (1957), Porgy and Bess (1958), Hitos (1958), Miles Davis At Newport (1958), Jazz At The Plaza (1958), Kind Of Blue (1959), Bosquejos De España (1960), algún día mi príncipe Will Come (1961), Miles Davis en el Carnegie Hall - El concierto completo (1961 ), En Persona: Viernes noche en el Blackhawk (1961), En Persona: Sábado noche en el Blackhawk (1961), Quiet Nights (1962), Siete Pasos al Cielo (1963), Miles Davis en Europa (1963), Miles En Tokio (1964), Miles En Berlín (1964), My Funny Valentine (1965), ESP (1965), Miles Smiles (1966), Cuatro & More (1966), Brujo (1967), Nefertiti (1967), Miles En el Sky (1968), In a Silent Way (1969), Filles De Kilimanjaro (1969), Bitches Brew (1970), A Tribute To Jack Johnson (1971), On the Corner (1972), Big Fun (1974), Get Up con ella (1974), Water Babies (1976) y Aura (1985).
Varias colecciones incluyen cuatro paquetes seleccionados de los respectivos sistemas encajonados, el CD-single The Best Of Miles Davis y Gil Evans , el doble CD The Best Of Miles Davis Quintet 1965-'68 , el single-CD Miles Davis y John Coltrane : The Best Of The Complete Columbia Recordings 1955-1961 , y el CD-single The Best Of Seven Steps To Heaven ; además de Miles Davis Love Songs (un especial 1999 Día de San Valentín) y de 2003 Love Songs 2 ; el 2-CD The Essential Miles Davis ; el Miles Davis / Ken Burns JAZZ compilación; Azul Miles ; Azul Moods - Music For You , The Best Of Miles Davis ; y Miles Davis Jazz Moods - fresco ; y frío y sereno .  La historia de Miles Davis , el primer documental importante que se producirán con Miles en casi 15 años, se publicó en 2002 en VHS y formatos de DVD interactivos.
El cuadro 8 aclamada setsof La Davis Serie Miles comprenden:
● Miles Davis y Gil Evans: The Complete Columbia Studio Recordings (lanzado en 1996), el 6-CD decodificador que ganó premios Grammy por Mejor Álbum Histórico, Mejores Notas Álbum y Mejor Paquete de grabación;
● Miles Davis Quintet 1965-'68: The Complete Columbia Studio Recordings (febrero de 1998), el 6-CD decodificador que ganó el Premio Grammy por Mejor Álbum de Notas;
● The Complete Bitches Brew Sesiones (octubre de 1998); el 4-CD box set que ganó el Grammy como Mejor Grabación del paquete en caja;
● Miles Davis y John Coltrane: The Complete Columbia Recordings 1955-1961 (febrero de 2000), el 6-CD decodificador que ganó premios Grammy por Mejor Grabación del paquete en caja y Mejores Notas Álbum;
● La completa en un silencioso camino Sesiones (septiembre de 2001), el sistema de la caja de 3 CD;
● The Complete Jack Johnson Sesiones (agosto de 2003), el 5-CD decodificador que ganó el Premio Grammy por Mejor en caja o especial de edición limitada de paquetes;
● Siete Pasos: The Complete Columbia Recordings Of Miles Davis 1963-1964 (agosto de 2004), el sistema de la caja 7-CD; y
● El Cellar Door Sessions 1970 (septiembre de 2005), el sistema de la caja de 6 CD.


COMPARTE EL AMOR




Fuente:  http://www.milesdavis.com/biography/





Donar

Seguinos


GRACIAS

miércoles, 24 de junio de 2015

Allen Vizzutti

Allen Vizzutti 



Allen Vizzutti ha visitado 40 países y tocado con un arco iris de artistas y conjuntos incluidos Chick Corea, 'Doc' Severinsen, la NBC Tonight Show Band, he Airmen Of Note ,  the Army Blues y Army Symphony , Chuck Mangione, Woody Herman, Orquesta NHK de Japón y la Filarmónica de NewTokio, la Orquesta de la Radio de Budapest, la Orquesta de Cámara de Saint Paul, el Leipzig Wind Symphony y la Orquesta de Viento Kosie. Ha realizado actos como músico clásico y un artista de jazz, a menudo ha aparecido como solista invitado con orquestas sinfónicas en Tokio, Alemania, St. Louis, Seattle, Rochester NY, Syracuse, Milwaukee, Buffalo, Phoenix, Croacia, Eslovenia, Edmonton, Vancouver y Winnipeg para nombrar alunos pocos. Amantes de la música en Alemania, Polonia, Inglaterra, Suecia, Brasil, Canadá, Japón, Australia y los Estados Unidos han escuchado su brillante sonido través de las ondas de la televisión nacional. La condición de Allen como artista lo ha llevado a actuaciones en solitario en el Hollywood Bowl, el Carnegie Hall, Festival de Jazz de Newport, Banff Center for the Performing Arts, Festival de Jazz de Montreaux, los Festivales de Música de Teton, en Vail, Aspen y Brechenridge, el Ives Centro Charles y Lincoln Centro de la ciudad de Nueva York.

Desde su casa en Seattle, Washington, las actividades actuales de la carrera de Allen encarnan una impresionante agenda de recitales, conciertos, grabación y composición. Su continuo compromiso con la educación musical y el valor de la música en los resultados de la vida cotidiana en un extenso calendario de apariciones especiales en las universidades a través de Norteamérica, Europa, Japón y Australia.


“Beautiful…lyrical…stunning…stupifying.”
“Trumpet player supreme.”
-Syracuse Post Standard



Grabaciones de jazz en solitario de Allen incluyen CDs como "Ritzville", (Village Place Music),  “Trumpet Summit” y “Skyrocket” de Summit Records. Los CDs clásicos disponibles en la actualidad de DeHaske Music Publishing Recordings  son “The Emerald Concerto and Other Gems”, con la Orquesta de Radio Budapest, "Vizzutti Plays Vizzutti" y "Vizzutti y Soli On Tour". Su "High Class Brass", es una maravillosa mezcla única clásica y jazz co-producido y realizado con su compañero trompeta artista, compositor y director de orquesta, Jeff Tyzik junto con una orquesta de 90 músicos. También de interés son “Baroque and Beyond”, de Sony, “The Carnival of Venus”, (Summit Records), y  “A Trumpeter’s Dream, (Ludwig Music Publishing).






Como Artista en Residencia, Allen ha sido profesor en la Escuela de Música Eastman, el Centro Banff para las Artes Escénicas de la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad Estatal de Ohio, West Texas State University, el Instituto de Jazz de Skidmore y el Trompeten Akademie de Bremen Alemania. Actualmente es artista en residencia en la Universidad de Carolina del Sur.

Su extenso tratado, "The Allen Vizzutti Trompeta Método" y sus "Nuevos conceptos para trompeta", (Alfred Music Publishing), se han convertido en estándares de trabajo para el mundo del estudio de la trompeta. Su escritura incluye piezas solistas de flauta, clarinete, saxofón, trombón, tuba y arpa, grupos de cámara, conjunto de viento, conjunto de jazz y orquesta sinfónica.

El amor de Allen por la expresión a través de la composición ha dado lugar a actuaciones de primer nivel de la Filarmónica de Los Ángeles, Budapest Orquesta de la Radio, la Real Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Nuremberg, Rochester Philharmonic, Syracuse Symphony, Sinfónica de Londres, la famosa Cumbre de latón y otros. Tras el estreno mundial de su “Emerald Concerto” con la escritura del Syracuse Sinfónica Allen fue descrito en la revisión: “Emerald Concerto” brilla ... un tratamiento vivaz que habla bien tanto para su instinto dramático y destreza técnica como compositor!".

“Finely tuned wind, easy control, polyharmonic wit, orchestral penmanship, punctuated spiritual warmth…rarely do so many qualities find themselves in one musician.”
-Chick Corea

Mientras crecía en Montana, Allen fue enseñado por su padre, un autodidacta músico y trompetista, hasta que se fue de casa para asistir a la Eastman School of Music con una beca completa. Allí obtuvo la Licenciatura en Música y Maestría en Música, un Certificado de Artista, una silla en la Eastman Brass Quintet facultad conjunto, y Diploma el único del artista jamás premiado con un reproductor de viento en el 85 años de historia de Eastman.

Mientras vivía en Los Ángeles en los años 80, Allen realizó en más de 100 bandas sonoras para películas, (como Volver al Futuro y Star Trek), así como un sinnúmero de programas de televisión, anuncios y grabaciones con artistas como Frank Sinatra, Barbra Streisand , Neil Diamond, Chick Corea, los Commodores y Príncipe. Sus sonidos elevados se pueden escuchar en los últimos proyectos que incluyen las películas "Furry Vengeance", "40 días y 40 noches", "Tuyo prevaricación", La vida en juego "," Scary Movie Four ", y la" Medalla de Honor "," Gears Of War 3 "y" Halo "videojuegos.

ALLEN VIZZUTTI es un artista representado por YAMAHA

Fuente: http://www.vizzutti.com/AllenBio.html

martes, 23 de junio de 2015

Charlie Parker

Charlie Parker






El único hijo de Charles y Addie Parker, Charlie Parker fue uno de los saxofonistas más importantes e influyentes y músicos de jazz de la década de 1940. Cuando Parker era todavía un niño, su familia se trasladó a Kansas City, Missouri, donde el jazz, el blues y la música gospel fueron florecientes. Su primer contacto con la música vino de la escuela, donde tocó la trompeta barítona con la banda de la escuela. Cuando tenía 15 años, mostró un gran interés por la música y el amor por el saxofón alto. Pronto, Parker estaba tocando con bandas locales hasta 1935, cuando dejó la escuela para seguir una carrera musical. De 1935 a 1939, Parker trabajó en Kansas City con varios músicos de jazz y blues y bandas locales de la que desarrolló su arte. En 1939, Parker visitó Nueva York por primera vez, y se quedó por casi un año trabajando como músico profesional y, a menudo participando en jam sessions. El ambiente de Nueva York influyó mucho el estilo musical de Parker. En 1938, Parker se unió a la banda del pianista Jay McShann, con quien realizó una gira alrededor del suroeste de Chicago y Nueva York. Un año más tarde, Parker viajó a Chicago y fue un ejecutante regular en un club en la calle 55a. Parker pronto se trasladó a Nueva York. Lavando platos en un restaurant conoció al guitarrista Biddy Flota, el hombre que le enseñó acerca de la armonía instrumental. Poco después, Parker regresó a Kansas City para asistir al funeral de su padre. Una vez allí, se unió a los Rockets de Harlan Leonard y permaneció durante cinco meses. En 1939, se reincorporó Yardbird McShann . 






Luego, en 1940, Parker hizo su primera grabación con la orquesta McShann. Durante los cuatro años que Parker se quedó con la banda de McShann, tuvo la oportunidad de actuar como solista en varias de sus grabaciones, como Hootie Blues, Sepian Bounce, y el hit de 1941 Confessing the Blues. En 1942, mientras estaba de gira con McShann, Parker realiza en sesiones de improvisación en Monroe y Playhouse de Minton en Harlem. Allí llamó la atención de artistas de jazz up-and-coming como Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. Más tarde ese año, Parker rompió con McShann y se unió Earl Hines durante ocho meses. El año 1945 fue muy importante para Parker. Durante ese tiempo él llevó a su propio grupo en Nueva York y también trabajó con Gillespie en varios conjuntos. En diciembre, Parker y Gillespie llevaron su música a Hollywood en un tour nocturno de seis semanas. Parker continuó actuando en Los Ángeles hasta junio 1946, cuando sufrió una crisis nerviosa y fue confinado en un hospital estatal. Después de su lanzamiento en enero de 1947, Parker regresó a Nueva York y formó un quinteto que realizó algunas de sus más famosas canciones. De 1947 a 1951, Parker trabajó en una serie de clubes nocturnos, estudios de radio, y otros lugares que realizan en solitario o con el acompañamiento de otros músicos. Durante este tiempo, visitó Europa, donde fue aclamado por los fans devotos y realizó numerosas grabaciones. 05 de marzo 1955, fue el último compromiso público de Parker en el Birdland, un club nocturno de Nueva York, que fue nombrado en su honor. Murió una semana después en el apartamento de un amigo. Charles "Yardbird" Parker fue un saxofonista increíble que ganó un amplio reconocimiento por sus brillantes solos e improvisaciones innovadoras. Era, sin duda, uno de los músicos más influyentes y talentosos en la historia del jazz.


Fuente: http://www.cmgww.com/music/parker/about/biography.html

domingo, 21 de junio de 2015

James Brown

James Brown



Los aficionados y admiradores se refieren a él, comúnmente y sin hipérbole, como "el padrino del soul", "Soul Brother Número Uno" y "el hombre más trabajador del mundo del espectáculo." Michel Jackson le cita como "mi mayor inspiración." Y el crítico Robert Christgau, escribió en la revista Rolling Stone como "el músico más grande de la era del rock".

Con unas 800 canciones en su repertorio, James Brown ha influido en artistas contemporáneos de prácticamente todos los populares género de la música - rock, soul, jazz, R & B. Su funk polirítmico prácticamente reformó la música de baile, y su impacto en el hip-hop, en particular, era enorme; en los primeros años de la música, Brown fue, por mucho, el artista más citado. A pesar de que sería perseguido por problemas legales y controversia en la vida posterior, era un artista de principios. También fue un showman inimitable, y la única cosa más divertida que escuchar a James Brown era verlo en vivo.




Brown nació en la pobreza en las zonas rurales de Barnwell, Carolina del Sur (algunos registros dan su fecha de nacimiento como 1928, él afirma que fue 03 de mayo 1933), y se crió en Augusta, Georgia. Cuando era niño, él recogió algodón, lustró zapatos, bailó por dinero en las calles de Augusta, y robó. Condenado por robo a mano armada en el 16, pasó tres años en una institución de detención juvenil. Mientras encarcelado, Brown conoció a Bobby Byrd, quien actuó con su grupo de gospel de la familia en la institución. La familia de Byrd finalmente ayudó a obtener la liberación de Brown tomando al joven y consiguiéndole un trabajo. Brown realizó deporte semi-profesional, primero como un boxeador, y luego como un lanzador de béisbol, pero una lesión en la pierna arruinó sus posibilidades de convertirse en profesional.




Mientras tanto, Byrd y Brown se habían reunido un grupo de gospel, que lleva a cabo bajo una sucesión de nombres diferentes en el Monte Zion Baptist Church, en Toccoa, Georgia, y en los auditorios de la zona. Byrd y Brown cantaron a dúo, con tres o cuatro otros miembros cantando coros y armonías de fondo. Después de ver un show de rock & roll con Hank Ballard y los Midnighters, Fats Domino, y otros, Brown y Byrd dejaron atrásla música gospel, transformando el grupo (Johnny Terry, Sylvester quillas, y Floyd Scott) en  el grupo“The Flames”. Cada integrante cantó, bailó y tocó un instrumento o dos - Brown era piano y batería. Byrd también tocó los teclados y voces compartidas; permanecería al lado de Brown de vez en cuando durante las próximas décadas, más de tres.

A partir de una base en Macon, Georgia, The Flames habían estado recorriendo el Sur desde hace dos años, cuando Ralph Bass, director de la Federal Records, firmó en 1956. Su primer single, "Please, Please, Please," un gran éxito en Georgia y estados adyacentes, eventualmente vendieron un millón de copias. Las versiones posteriores de la misma poseían el más áspero estilo R & B gospel-influenciado haciendo de Brown una estrella regional hasta que "Try Me" se convirtió en un éxito nacional en 1958, trazando el número uno en el R & B, número 48 en el pop.


Para ese tiempo, Brown se había convertido en el líder del grupo, que ahora se llama The Famous Flames. Guiados por el director de Universal Attractions Ben Bart, Brown creó el James Brown Revue, con actos de apertura, su maestro de ceremonias, y una banda de escenario, The James Brown Band. El espectáculo fue coreografiado precisamente, Brown, bombeando sus caderas, girando sobre un pie, y que ejecuta sus propios pasos de baile que lo llevarían a ser una marca registrada. Noche tras noche, iba a fingir un colapso y ser ayudado desde el escenario, sólo para detenerse, deshacerse de la capa, y empezar todo de nuevo. A pesar de su previsibilidad, el truco nunca perdió su poder. Transpiraba unas 7 libras por noche, y rompiendo récords de taquilla en cada lugar negro importante en América, Brown ganó el apodo de "Mr. Dynamite" y el título "El hombre mas trabajador del mundo del espectáculo."



Como la banda de Brown se convirtió en uno de los más reconocidas en el campo, Brown quería mostrarlo en sus grabaciones. Federal, sin embargo, se negó a permitir el uso de Brown en el estudio, por lo que dispuso a la banda que grabara para otra empresa como Nat Kendrick and the Swans. El resultado instrumental "Mashed Potatoes," convenció a la empresa matriz de Federal, Rey, para hacerse cargo del contrato de Brown y firmar el James Brown Band.

En 1962, Brown quiso lanzar un álbum en vivo, pero el dueño del sello Rey Syd Nathan se negó a financiarlo, no viendo potencial comercial en el mismo. Así de Brown pagó por él mismo, y Live at the Apollo, fue grabado en Harlem en 1962.

Los finales de los 60 encontraron a James Brown como un héroe cultural "Soul Brother Number One". Como un hombre negro de la riqueza, la independencia, y la influencia, era un símbolo de la libre determinación y triunfo sobre el racismo. Él tomó en serio esa responsabilidad. Canciones como "Say It Loud (I'm Black and I'm Proud)," "Don't Be a Drop-Out," y "I Don't Want Nobody to Give Me Nothing (Open Up the Door I'll Get It Myself)" contiene mensajes sociales directos.

A finales de 1969 Brown formó su banda Sixties, que incluyó al saxofonista Maceo Parker y el trombonista Fred Wesley. Brown alistó instrumentistas jóvenes y motivados que continuaron desarrollando el sonido que posteriormente se le llamaría funk. La nueva banda, llamada la JBS, incluido hermanos William "Bootsy" y Phelps "Bagre" Collins, cuyo distintivo era el bajo y la guitarra de plomo, marcó el comienzo de un nuevo sonido en la música soul.

Los JBS fueron dirigidos por Wesley, quien con Brown comenzó la creación de música que era incluso menos formal que antes.

Brown había estado manejando sus propios asuntos desde la muerte de su manager a finales de los años sesenta, y en 1971 firmó con una compañía discográfica internacional, Polydor.

Alrededor de 1975 la popularidad de Brown comenzó a menguar. Debido a las dificultades financieras, Brown se vio obligado a vender sus tres estaciones de radio negras y su jet. El Servicio de Impuestos Internos afirmó que debía $ 4.5 millones en impuestos atrasados. El hijo de Brown había muerto en un accidente automovilístico en 1973; y su segundo matrimonio terminó. Pero a pesar de todo Brown continuó trabajando.


En 1984 Brown se unió con el rapero Afrika Bambaataa en "Unity," lanzado en el sello de rap de Nueva York Tommy Boy. En ese momento, su música había sido utilizada como base virtual para ritmos de hip-hop; entre otros, Kool Moe Dee y Eric B. & Rakim impactaron muestreando ritmos de Brown, y su grabación en 1969 "Funky Drummer" (con el baterista Clyde Stubblefield) comenzaron a aparecer en las versiones en innumerables discos de rap y pop. Los raperos también realizaban poses del personaje de Brown. Con Brown exaltado como miembro fundador en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, su renacimiento fue reforzado por "Living in America", el tema principal de Rocky IV. Grabado a petición del director Sylvester Stallone, el single (Número 4, 1986), incluido en el álbum Gravity (con estrellas invitadas como Alison Moyet y Steve Winwood), ganando un Grammy en 1987 por mejor trabajo en el estilo R & B. En 1989 Brown (con el escritor Bruce Tucker) publicó una autobiografía, James Brown: El Padrino del Soul.

En 1988, sin embargo, la carrera de Brown volvió a descender. Cuando su cuarta esposa, Adrienne, informó que era golpeada. Brown fue acusado de asalto con intento de asesinato y asalto con agravantes. Se entregó en el Condado de Aiken, Carolina del Sur a las autoridades cerca de su casa de 60 acres en mayo y fue puesto en libertad bajo fianza. Luego siguió un extraño año de problemas legales durante el cual Adrienne, después de que su propia detención por presunta posesión de PCP, primero anunció que iba a solicitar la separación legal, y luego cedió y también retiró los cargos de asalto. Adrienne fue detenida de nuevo por posesión de PCP y acusada de incendio. En septiembre, ya que circularon rumores acerca de su propio abuso de drogas y problemas con el IRS, Brown supuestamente amenazó a un grupo de personas con una escopeta y luego se fugó dando lugar a una persecución de coches interestatal con la policía que terminó en la recepción de una sentencia de seis años en un programa de rehabilitación.

Puesto en libertad condicional en 1991 después de cumplir dos años de su condena, Brown volvió al trabajo.

Los finales de los noventa fueron difíciles para Brown personalmente. Su esposa murió en enero de 1996, dos días después de someterse a una cirugía estética. Dos años más tarde, el cantante fue arrestado por posesión de drogas y armas de fuego.

Su último álbum de estudio fue el siguiente paso en el año 2002. Al año siguiente fue objeto de un documental de PBS American Masters, James Brown: Soul Survivor.

El día de Navidad de ese año, Brown murió de insuficiencia cardíaca congestiva debido a complicaciones de una neumonía. Él fue elogiado en todo el mundo. Su féretro fue sacado por coche con caballos por las calles de Harlem, con una multitud de 10,000 personas, y Michael Jackson rindió homenaje en un evento público en Augusta.

Fuente:  http://www.rollingstone.com/music/artists/james-brown/biography

viernes, 19 de junio de 2015

Carlos Santana

Carlos Santana





Se entrega con un nivel de pasión y alma igual a la carga sonora legendaria de su guitarra, el sonido de Carlos Santana es una de las más conocidas de firmas musicales del mundo. Durante más de cuatro décadas desde los primeros días de Santana como un traje de fusión afro-latinos-blues-rock innovador en San Francisco, Carlos ha sido la fuerza visionaria detrás de arte que trasciende géneros musicales y los límites generacionales, culturales y geográficas.
Mucho antes de que la categoría que ahora se conoce como “world music”, el sonido en constante evolución de Santana fue siempre por delante de su tiempo en su atractivo universal, y en la actualidad se registra  idealmente en sintonía con el paisaje cultural del siglo 21. Y, con una dedicación a la divulgación humanitaria y de activismo social que es paralelo a su relación de por vida con la música, Carlos Santana es tanto un ciudadano del mundo ejemplar como un icono de la música mundial.



Santana incursionó en la música de Bahía de San Francisco en 1960 con espectáculos históricos en el Fillmore y otros lugares importantes. El grupo surgió en el escenario mundial con un sonar épico en el festival de Woodstock en 1969, el mismo año que su debut del LP Santana. Presentamos el primer Top 10 hit de Santana, "Evil Ways", el disco se quedó en lista de álbumes de Billboard durante dos años y pronto fue seguido por dos clásicos más : Abraxas y Santana III.

Desde entonces, durante más de cuarenta años, Santana ha vendido más de 100 millones de discos y ha alcanzado más de 100 millones de fans en los conciertos en todo el mundo. Hasta la fecha, Santana ha ganado 10 Premios GRAMMY®, incluyendo un récord para “Sobrenatural” de 1999 (incluyendo Álbum del Año y Disco del Año por "Smooth"), así como tres Latin GRAMMY. En 1998, el grupo fue conducido a la sala Rock and Roll of Fame, en cuyo sitio web publicaron: "El guitarrista Carlos Santana es uno de los verdaderos virtuosos del rock y un ejemplo a seguir."



Fuente:  www.santana.com

martes, 9 de junio de 2015

John Mayall


John Mayall 




John Mayall nació el 29 de noviembre de 1933 y se crió en un pueblo no muy lejos de Manchester, Inglaterra. Fue aquí cuando era un adolescente que primero se sintió atraído por los 78s de jazz y blues en la colección de discos de su padre. Inicialmente escuchaba guitarristas como Eddie Lang, Lonnie Johnson, Brownie McGhee, Josh White y Leadbelly. Sin embargo una vez que escuchó el sonido de boogie woogie en gigantes del piano como Albert Ammons, Pete Johnson y Meade Lux Lewis, su deseo de tocar dentro de ese estilo era todo lo que podía imaginar. A la edad de 14, cuando fue a la escuela de secundaria de Arte de Manchester, que tenía acceso a un piano por primera vez y comenzó a aprender los conceptos básicos de esta música emocionante. También encontró tiempo para continuar el aprendizaje de la guitarra y un par de años más tarde, la armónica, inspirado por Sonny Terry, Sonny Boy Williamson y Little Walter.

Después de sus dos años en la escuela de arte, comenzó a construir su propia colección de discos que iba a ser su fuente de inspiración para tocar blues. A los dieciocho años de edad cuando él era debido a el Servicio Nacional, pasó tres años en los Royal Engineers como oficinista en el sur de Inglaterra y en Corea todo el tiempo tocando cada vez que tuvo la oportunidad. Nadie parecía estar interesado en este tipo de música, hasta 1962, cuando se conoció la noticia en la revista musical británica Melody Maker que Alexis Korner y Cyril Davies habían abierto un club dedicado a la música blues. Después de las diez año de auge del jazz tradicional de Gran Bretaña ,había seguido su curso, una nueva generación estaba lista para algo nuevo. Salieron los amplificadores, guitarras y armónicas junto a entusiastas jóvenes de todo el país con ganas de formar sus propios grupos.


A los treinta años de edad, John renunciaba a su trabajo de diseño gráfico, trasladándose desde Manchester a Londres y comenzó a poner músicos juntos bajo la bandera de los Bluesbreakers. Aunque las cosas fueron difíciles al principio, la música rápidamente despegó gracias a la popularidad de los Rolling Stones, Georgie Fame, Manfred Mann, The Animals y Spencer Davis con un joven Steve Winwood. John fue respaldado por grandes músicos como John Lee Hooker, T-Bone Walker y Sonny Boy Williamson en sus primeras giras del club inglés.




Después de un par de años y muchos cambios de personal, Eric Clapton dejó los Yardbirds y John le ofreció rápidamente el trabajo como su nuevo guitarrista. Aunque John había publicado anteriormente un par de singles y un LP en vivo para Decca, la colaboración entre Eric y John dio como resultado el álbum clásico de todos los tiempos de mayor venta, Bluesbreakers de John Mayall con Eric Clapton. Sin embargo, para el momento en que estaba entrando en las listas de éxitos, Clapton y el bajista Jack Bruce se habían apartado para formar Cream. Así comenzó una sucesión de futuras estrellas que definirían sus raíces bajo el liderazgo de John antes de salir para formar sus propios grupos. Peter Green, John McVie y Mick Fleetwood se convirtieron en Fleetwood Mac. Andy Fraser formó Free, y Mick Taylor se unió a los Rolling Stones.

En 1969, con su popularidad creciente en los EE.UU., John causó algo de revuelo con el lanzamiento de un álbum en directo titulado The Turning Point, de la que su canción, "Room To Move" estaba destinado a convertirse en un clásico del rock . Él recibió un disco de oro para este álbum. Atraídos por el clima y la cultura de la Costa Oeste, John entonces hizo su movimiento permanente de Inglaterra a Laurel Canyon en Los Ángeles y comenzó a formar bandas con músicos americanos. A lo largo de los años 70, John se hizo aún más venerado por tocar con los músicos de jazz / rock / blues como Blue Mitchell, Red Holloway, Larry Taylor, y Harvey Mandel


En 1982, motivado por la nostalgia y buenos recuerdos, John decidió volver a formar el Bluesbreakers originales. Mick Fleetwood no estaba disponible en el momento así que contrató al baterista John Colin Allen para unirse con John McVie y Mick Taylor durante un par de giras y una película de concierto titulada Blues Alive. Grandes destacados fueron Albert King, Buddy Guy, Junior Wells y Etta James. Por el momento Mick y John habían regresado a sus respectivas carreras, la reacción del público había convencido Mayall que debe honrar sus raíces de blues. En Los Angeles, seleccionó sus opciones para una nueva encarnación de los Bluesbreakers que lanzó oficialmente en 1984, incluyendo a las futuras estrellas por derecho propio, los guitarristas Coco Montoya y Walter Trout.


A lo largo de los años ochenta y noventa, la popularidad de John fue viento en popa con una sucesión de discos dinámicos como Behind The Iron Curtain, Chicago Line, A Sense of Place y el Wake Up Call nominado al Grammy que contó con artistas invitados como Buddy Guy, Mavis Staples, Albert Collins y Mick Taylor.

En 1993, el guitarrista de Texas, Buddy Whittington, se unió al Bluesbreakers y durante esos próximos diez años energiza a la banda con sus ideas únicas y ardientes. Haciendo su debut discográfico en Mayall's Spinning Coin album. Otros clásicos modernos siguieron. Blues For the Lost Days y Padlock On The Blues, este último co-producido por John y su esposa Maggie, ofreció una colaboración rara con su amigo John Lee Hooker. En adelante para el paseo, Mayall volvió a hacer equipo con un número de sus antiguos compañeros, incluyendo a Peter Green, Mick Taylor, Mick Fleetwood y John McVie, así como de ZZ Top ,Billy Gibbons, Steve Miller, Billy Preston, Steve Cropper, Otis Rush , Gary Moore y Jeff Healey. La generación más joven estuvo bien representada por Shannon Curfman y Jonny Lang.


En una celebración de cumpleaños número 70 en ayuda de UNICEF en Liverpool, un concierto fue filmado, grabado y lanzado como un DVD y CD doble en diciembre de 2003. Junto con los Bluesbreakers, ofreció a viejos amigos como Eric Clapton, Mick Taylor y Chris Barber. La BBC también emitió un documental de una hora de duración sobre la vida y la carrera de John titulado The Godfather of British Blues.

Además, en los últimos diez años, Mayall lanzado grabaciones en vivo en su propio sello en línea, Private Stash Records.



Fuente: http://www.johnmayall.com/bio.html

sábado, 6 de junio de 2015

Jefferson Airplane

Jefferson Airplane 





La primera aparición de Jefferson Airplane fue el 13 de agosto de 1965 en la discoteca Matrix en San Francisco. La primera actuación contó con Marty Balin vocalista, Paul Kantner en la guitarra voces / ritmo y Jorma Kaukonen en la guitarra. Signe Anderson, (que cantó en la primera grabación de Jefferson Airplane "Jefferson Airplane Takes Off") también estubo presente. El bajista, Jack Casady y el baterista Skip Spence, (que más tarde fue uno de los miembros originales de Moby Grape) se unieron a la banda dos meses después. Spencer Dryden se convirtió en el baterista en junio de 1966 y Grace Slick se unió como vocalista en octubre de 1966. La banda realizó el primer concierto de Bill Graham en el Auditorio Fillmore en San Francisco en febrero de 1966. Jefferson Airplane tocó en el Festival Folk de Berkeley , Festival de Jazz de Monterey, Monterey Pop Festival, Woodstock y Altamont. Tuvieron hits como White Rabbit y Somebody to Love, del álbum “Surrealistic Pillow”. Estuvieron en la portada de la revista Life en 1968. La banta tocó junto a the Doors en Europa en el verano de 1968, y con muchas otras bandas y artistas legendarios como: Grateful Dead, Santana, The Doors, Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, The Who, Janis Joplin, Steve Miller, y muchos otros.La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996







Fuente: http://www.jeffersonairplane.com/the-band/

miércoles, 3 de junio de 2015

Jimmy Page


Jimmy Page






Jimmy Page es mejor conocido como el Riffmaster que ayudó a Led Zeppelin a la dominación de hard-rock en la década de 1970. Su trabajo con Zeppelin hizo que fuese uno de los más importantes e influyentes guitarristas, escritores y productores del rock; en 2003, la revista Rolling Stone lo cataloga como el número nueve en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Desde la desaparición de Zep, Page ha alternado entre proyectos en solitario y colaboraciones con otras superestrellas. En gran parte desinteresado en las nuevas tendencias y la tecnología, la obra posterior de Page ha sido tan ligada a rock clásico como su legendaria banda era.

Page creció en la clase trabajadora del oeste de Londres y tomó la guitarra a los 13 años, aprendiendo a tocar en su mayoría por la enseñanza de sí mismo. Un fan del blues como BB King y Buddy Guy, Page tocó lo suficientemente bien como para ser contratado como músico de sesión a mediados de los años sesenta, que aparece en las pistas de los Who, los Kinks y muchos otros. Cuando Eric Clapton renunció a los Yardbirds en 1965, Page lo reemplazó. Él se unió a la banda en varios singles, incluyendo "happenings Ten Years Time Ago" y "The Nazz Are Blue", y, junto con sus compañeros de banda, tuvo una aparición en la película clásica de Michaelangelo Antioni Blow-Up .

Cuando los Yardbirds se vinieron abajo en el verano de 1968, Page se quedó con los derechos del nombre del grupo y una serie de obligaciones para los conciertos. Se alistó John Paul Jones, que había hecho un trabajo de sesión con los Rolling Stones, Herman's Hermits, Lulu, Dusty Springfield, y Shirley Bassey. Page y Jones se habían conocido y discutieron la formación de un grupo cuando ambos fueron contratados para realizar copias de Donovan en Hurdy Gurdy Man LP. Page había esperado para completar el grupo con el baterista BJ Wilson de Procol Harum y el cantante Terry Reid. Tampoco estaba disponible, pero Reid recomendó a Robert Plant, quien a su vez sugirió a Bonham, baterista de su grupo Birmingham group, Band of Joy. Los cuatro primero tocaron juntos como grupo detrás PJ Proby en Three Week Hero. En octubre de 1968 se embarcaron en una gira por Escandinavia con el nombre de los New Yardbirds. A su regreso a Inglaterra grabaron su primer álbum en 30 horas.

Adoptando el nombre de Led Zeppelin (supuestamente acuñada por Keith Moon), recorrieron los EE.UU. a principios de 1969, la apertura de Vanilla Fudge. Su primer álbum fue lanzado en febrero; plazo de dos meses que había llegado de Billboard como TOP 10. Led Zeppelin II alcanzó como número uno dos meses después de su lanzamiento; cinco LPs del grupo han alcanzado el número uno. Después de recorrer casi incesantemente durante sus dos primeros años juntos, Zeppelin comenzó limitando sus apariciones a años alternos. 1973 gira de la banda estadounidense rompió récords de taquilla en todo el país (muchos de los cuales habían sido fijados por los Beatles), y en 1975 sus ventas de boletos y álbumes inmensas había hecho Led Zeppelin el grupo de rock & roll más popular en el mundo. En 1974 el cuarteto estableció su propio sello, Swan Song. El primer lanzamiento de la etiqueta era Physical Graffiti (Number One, 1975), primer conjunto de doble disco de la banda, que vendió 4 millones de copias.

El 4 de agosto de 1975, Plant y su familia resultaron gravemente heridos en un accidente de coche mientras estaba de vacaciones en la isla griega de Rodas. Como resultado, el grupo tocó con menos frecuencia. Eso y especulaciones entre los fans que las fuerzas sobrenaturales pueden haber entrado en juego también aumentaron la mística Zeppelin. (Plant cree en los fenómenos psíquicos, y Page, cuyo interés en el ocultismo era bien conocido, una vez residió en Boleskine House, la antigua casa del famoso satanista Aleister Crowley.)

En 1976 Led Zeppelin lanzó Presence , un vendedor de cuatro millones de dólares. El grupo había embarcado en su gira por Estados Unidos, cuando con seis años de edad, el hijo de Plant, Karac, murió repentinamente de una infección viral. El resto de la gira fue cancelada, y el grupo se retiró durante un año y medio. A finales de 1978 Plant, Page, Jones y Bonham comenzaron a trabajar en In Through the Out Door , su último esfuerzo de grupo. Habían completado una breve gira europea y se comienza a ensayar para una gira por Estados Unidos cuando, el 25 de septiembre de 1980, Bonham murió en la casa de Page de lo que fue descrito como una asfixia; que había inhalado su propio vómito después de haber consumido alcohol y dormido.

El 4 de diciembre de 1980, Page, Plant y Jones lanzaron una declaración críptica en el sentido de que ya no podían seguir como estaban. Al poco tiempo se rumoreó que Plant y Page iban a formar una banda llamada XYZ (ex-Sí y Zeppelin) con Alan White y Chris Squire de Yes; el grupo nunca se materializó. En 1982 Zeppelin lanzó Coda (Número Seis, 1982), una colección de primeras grabaciones y tomas falsas.

Tras la muerte de John Bonham, Page no tocó una guitarra durante nueve meses. Su primer proyecto de colaboración después de eso, con el Sí 'Chris Squire y Alan White, nunca salió al estudio. Su banda sonora de la película Death Wish II es un álbum predominantemente instrumental que, a veces, lo encuentra tocando a ratos con sintetizadores.

Page y Plant pusieron sus diferencias a un lado en 1994, cuando se reunieron para grabar un nuevo álbum, No Quarter , en Gales, Marruecos, y Londres, donde Unledded , el MTV Unplugged especial, fue grabado. Una mezcla de Led Zep y nuevas canciones, el álbum contó con músicos de Marrakech, la India y Egipto. Alcanzó el número cuatro en la lista de álbumes de Estados Unidos y fue disco de platino. Page y Plant se embarcaron en una gira de 1995 para promocionar el álbum.

En 1998 Page y Plant lanzaron Walking Into Clarksdale , el primer álbum del nuevo material que habían grabado juntos en dos décadas. Alcanzó el número ocho en las listas de Estados Unidos y fue disco de oro.





En diciembre de 2007, Led Zeppelin se reunió para un concierto en Londres con Jason Bonham en la batería (hijo del ex baterista difunto).

A principios de 2010, Página anunció que lanzará una autobiografía de edición limitada.





Fuente: http://www.rollingstone.com/music/artists/jimmy-page/biography

martes, 2 de junio de 2015

Mike Stern

Mike Stern



No se puede encasillar a  Mike Stern como  un músico de jazz moderno, fusión, o como un  guitarrista contemporáneo ya que sería demasiado limitante para un artista tan talentoso cuyas influencias y dominio de estilos sobrepasa cualquier etiqueta.

Mike Stern es un músico de búsqueda ,un artista en evolución y el subproducto sonoro de su propia experiencia. La versión 2009 de Big Neighborhood es una versión basada en la diversidad y elaborada a partir de una gran variedad de influencias que se remontan a Blood Sweat & Tears, a mediados de los años 70, con Miles Davis a mediados de los 80 y ahora una carrera en solitario estelar que ha abarcado más de 25 años. 




No es de extrañar que Stern haya sido el ganador del Premio Certificado Leyenda de Guitar Player Magazine en el 2012. Una mezcla ecléctica de la música del mundo R & B, rock, swing,  hace que alcance su punto dulce musical. Stern, es considerado por muchos como el mejor guitarrista eléctrico de nuestros días, la presentación íntima y orgánica presenta una cara reflectante no asociada a menudo a un artista conocido. Stern es constancia indicando la música como un lenguaje del corazón. 


Fuentes:

http://www.mikestern.org/